8.31.2011

Dirk Skreber




Dirk Skreber (Lübeck, Alemania, 1961) representa en sus obras desastres y calamidades varias: huracanes, inundaciones, descarrilamientos, crímenes y, especialmente, accidentes de automóvil (no me sorprendería que la Dirección General de Tráfico lo contratara para una de sus campañas).
Skreber realiza sus pinturas y esculturas hiperrealistas a partir de fotografías, creando lo que ha sido calificado de naturalezas muertas contemporáneas.

8.29.2011

Fernando Bayona


No entiendo que quieran matarme por una exposición. Mi vida ha cambiado desde el sábado [cuando presentó la denuncia por amenazas]. Estoy sorprendido por el cariz que ha tomado este tema. No entiendo cómo se puede llegar a situaciones de amenaza de muerte por unas imágenes", asegura Fernando Bayona, autor de la muestra fotográfica clausurada  en Granada por mostrar a un Cristo gay, una Virgen prostituta y San José camello. Aunque había recibido tan sólo 38 visitas, la Universidad de Granada decidió cerrarla antes de tiempo por las protestas de vecinos y particulares.

8.28.2011

Juan Francisco Casas


Jugar con un bolígrafo "bic" y una imagen de la vida cotidiana captada con su cámara fotográfica es lo que hace el joven pintor Juan Francisco Casas en sus cuadros de pequeño y gran formato, en los que demuestra que este conocido instrumento de escritura tiene un encanto especial.
Casas (La Carolina, Jaen, 1976) ha reconocido a EFE que es "casi un absurdo" hacer un dibujo fotorrealista con un bolígrafo "bic", pero con tres o cuatro de ellos él es capaz de dibujar una obra de dos metros.
"Mi trabajo lleva al extremo los dibujitos que todos hemos hecho alguna vez en unos apuntes", subraya Juan Francisco Casas, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada y Premio Nacional Fin de Carrera del Ministerio de Educación y Ciencia.
A pesar de que el artista asegura que un "bic" tiene algunos problemas técnicos como, por ejemplo, el que no te deja borrar -"es mejor equivocarte al principio"-, hay que limpiar su punta a cada momento para que el trazo sea limpio, y está concebido para pintar en vertical, a él le permite hacer "dibujos de corte realista con un material muy realista".
Siempre dibuja con un "bic" de tinta azul porque le interesa que se destaque que trabaja con un bolígrafo. "Todos tenemos en la cabeza su color azul, un tono especialmente bonito y muy estético sobre el blanco del papel", añade el pintor.
Juan Francisco Casas, que se encuentra en la actualidad becado en la Real Academia de España en Roma, expone hasta el próximo 2 de febrero en la galería madrileña Fernando Pradilla su colección de trabajos del último año, en el que los dibujos con "bic" se unen a otras obras en óleo, para las que también parte de fotografías.
"Todos mis cuadros representan momentos cotidianos, banales, realizados con cámara compacta en un momento normal, privado y personal que luego traslado al papel", explica.
La felicidad que transmiten los jóvenes retratados en sus cuadros es, según el artista, "una apariencia" que viene derivada del momento captado por su cámara, normalmente en las fiestas con los amigos, pues "ellos suponen una parte importante de la obra", dice Casas.
Tras seleccionar la fotografía que estéticamente puede funcionar, Juan Francisco Casas decide si hacerla en óleo o con "bic", aunque en los últimos tiempos confiesa estar "muy centrado" en el bolígrafo.

8.27.2011

Benjamín Rodríguez


El artista Benjamín Rodríguez falleció el  12 de Enero en Madrid (España) a los 27 años de edad. Desde septiembre de 2008 hasta la primavera del 2009 trabajó en Vigorexy; un proyecto que consistió en transformar su cuerpo en el de un culturista, hablar de la vigorexia del artista y ahondar en el mundo del culturista.

¿Por qué querría el artista Benjamín Rodríguez ofrecer una visión artística del culturismo? A esa pregunta contestó el joven gijonés en una entrevista concedida a "El País" el pasado mes de abril. «En absoluto son gente idiota, como se piensa», dijo. A Benjamín, que para desarrollar ese proyecto becado por el teatro de la Laboral, adoptó el sobrenombre de Orson San Pedro, le atraía la posibilidad de transformar su propio cuerpo y comenzó a hacerlo. Desde septiembre de 2008 hasta la primavera de 2009, se adentró en el mundo del músculo. Así narraba su día a día: «Tengo varios despertadores. Me levanto a las 5.45, desayuno y me vuelvo a la cama. Me levanto otra vez a las 6.40 y me voy al gimnasio. Cuando me despierto me tomo un batido de proteína y unas pastillas de creatina y ácido pirúvico; y luego óxido nitroso, que lo que hace es aumentar la presión arterial y por tanto congestiona el músculo y te da más energía. Luego, media hora antes de entrenar, me tomo glutamina. Después de entrenar me tomo aminoácidos ramificados y más glutamina. A las doce, otro batido de proteína. A la hora del almuerzo siempre he de comer unos 250 gramos de pollo, a las seis otro batido, ceno a las nueve y luego a las diez, cuando me voy a la cama, me tomo mi último batido (...) De modo natural soy Mr. Hyde y cuando tomo sustancias, el Dr. Jekyll».

Una vida dura que abandonó hace alrededor de seis meses y que siempre llevó «de una forma ordenada y bajo control médico», aseguraba ayer su amiga, la también creadora Maite Centol. La artista se encontraba abatida por la súbita muerte de Benjamín Rodríguez y, como el resto de sus amigos, rechaza la idea de que su exposición a los anabolizantes pudiera relacionarse con su fallecimiento: «Eso sería tremendo. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Le dio un infarto. Se trata de un problema de salud y nada más. Ahora estamos a la espera de los resultados de la autopsia», que se conocerán en quince días.

8.25.2011

Giuseppe Veneziano



Obras de Giuseppe Veneziano, arte contemporáneo italiano. El artista vive y trabaja en Milán, Italia donde crea sus irreverentes ilustraciones con grandes iconos populares en las más diferentes y escandalosas situaciones.
Hay muchos artistas que utilizan la formula provocativa como base de su trabajo, pero Veneziano lo hace con maestría, con un toque de malicia sutil, que nos arranca una sonrisa irónica, aunque se trate de imágenes de Hitler. O mezclar imágenes de Jesucristo con Jessica Rabbit. Desde luego, mis amigos, no todo el mundo es capaz de hacerlo.

8.22.2011

Rafael Canogar



  Pintor y escultor español nacido en Toledo. Discípulo de Vázquez Díaz, se inicia imitando el estilo del cubismo de Picasso y de Braque y del surrealismo de Joan Miró, hasta evolucionar hacia la abstracción informalista. En el año 1957 se convierte en uno de los miembros del grupo El Paso junto a Manuel Millares, Antonio Saura, Luis Feito, Manuel Rivera, Pablo Serrano, Juana Francés y Antonio Suárez y en el año 1960 participó en la exposición de New Spanish Painting and Sculpture del Museo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York junto a exponentes de las jóvenes vanguardias. Empezó combinando el óleo con diferentes tipos de temple hasta incorporar más tarde la fotografía. A comienzos de la década de 1960, abandona la corriente informalista para acercarse a la realidad y describirla, consciente de la fuerte influencia que ejerce en los medios de comunicación. Su paleta reduce el cromatismo a juegos de blancos y negros y retorna poco a poco a la abstracción que descubrió en París. En su técnica, Canogar evoluciona desde el uso casi exclusivo del óleo sobre tela al uso de otros materiales como poliéster, acrílico, madera y fibra de vidrio, que le sirve para componer sus collages y obras de arte en las que estas técnicas mixtas combinan objetos de diversa naturaleza, creando como resultado obras que son mitad escultura y mitad pintura. Sus figuras están despojadas de señas de identidad por lo que es el anonimato de la masa el auténtico protagonista de su obra. En 1972 fue Premio de la Bienal de Sao Paulo y en 1983 recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas.

8.21.2011

Gregor Snheider



Claustrofobia
Una de las obras más fuertes en la última Bienal de Venecia es la que se presenta en el pabellón alemán, ganador del León de Oro a la mejor participación nacional, ha sido precisamente la de Gregor Schneider. Dentro del edificio de estilo imperial neoclásico, el artista (1969) construyó una casa convencional, de dos plantas, con un hall de distribución, escalera, puertas que dan a los distintos ambientes y ventanas que dan supuestamente al exterior. La visita podría terminar allí y sería sólo una interesante construcción arquitectónica de una casa dentro de otra. Pero cuando se intenta abrir las puertas, alguna está trabada, otra conduce a una habitación común y una tercera (muy pequeña, debajo del descanso de la escalera) conduce a un pasadizo oscuro por el que hay que entrar agachado. A partir de allí comienza una experiencia límite para el visitante, porque lo que Schneider construyó allí es un anexo clandestino, que en parte recuerda a la casa de Anna Frank. En esa hábitat claustrofóbico hasta la taquicardia, difícil de describir y casi imposible de recorrer (hecho de espacios sorpresivos, opresivos, ilógicos y laberínticos), el visitante queda atrapado en el espacio y en el tiempo. A través de huecos verticales y horizontales, falsas paredes, corredores estrechos y asfixiantes, y hasta pasajes por los que hay que arrastrarse, se descubren míseras pocilgas, ambientes que sirven de aguantadero, zonas pútridas, con objetos abandonados y elementos en descomposición -.entre ellos un símil de restos humanos-., las huellas de un crimen y de unaexistencia secreta. Una obra brillante y siniestra sobre el autoritarismo, que transforma a quien la recorre en un fugitivo –por momentos– y, en otros momentos, en un represor en busca de sus víctimas.

8.20.2011

Anselm Reyle




El artista alemán Anselm Reyle ha conseguido llamar la atención del mundo del arte internacional. El artista encuentra un uso en una rueda de carreta antigua, chatarra o papel de aluminio arrugado para todo en su universo artístico. Recicla también los conceptos y las obras de la historia del arte moderno, citándolos y haciéndolos suyos a través de sus obras.
Anselm Reyle es el primer museo de exposición de obras del artista en Dinamarca, que muestra el rango de arte de Reyle. La exposición presenta un total de 22 obras – entre pintura, escultura y collage, además de una instalación de neón realizada específicamente para ARKEN. Por otra parte, Reyle incorpora las obras en una espectacular secuencia espacial de residuos voluminosos y desechos que se extienden por todas las salas. En su conjunto, la exposición ofrece una mirada perspicaz a la producción artística de Reyle.

8.18.2011



Sophie Calle (París, 1953)
La vida de Calle palpita con sus trabajos. Su particular forma de ver el mundo es un regalo para la curiosidad, generalmente un tanto anquilosada, y una batalla perdida para nuestro atrevimiento. Pienso que aburrida o asustada de cómo se plantea la sociedad el concepto de cotidianeidad, Sophie Calle intenta escapar y a veces lo consigue. Es como un pico en un encefalograma plano. Lo que sigue es una relación de sus principales trabajos.
1979: Les Dourmeurs (Los durmientes). "Lo que me gustaba era tener en mi cama gente que no conocía, de la calle, que no sabía lo que hacían, pero que a mi me daban su parte más íntima, (...) ver como dormían ocho horas por la noche, como se movían, si hablaban, sonreían. Esta gente no sabía quién era ni qué hacía..."
"Pedí a algunas personas que me proporcionaran algunas horas de sueño. Venir a dormir a mi lecho. Dejarse fotografiar. Responder a algunas preguntas. Mi habitación tenía que constituir un espacio constantemente ocupado durante ocho días, sucediéndose los durmientes a intervalos regulares. La ocupación de la cama comenzó el uno de abril de 1979 a las 17 horas y finalizó el lunes 9 de Abril de 1979 a las 10 horas, 28 durmientes se sucedieron. Algunos se cruzaron(...) un juego de cama limpio estaba a su disposición (...) no trataba de saber, de encuestar, sino de establecer un contacto neutro y distante. Yo tomaba fotos todas las horas. Observaba a mis invitados durmiendo."
1980: El Bronx. "Se me invitó a un espacio de arte llamado Fashion Moda porque querían que les enseñara Les Dourmeurs. Pero cuando acudí me di cuenta de que no podía enseñar esa obra. No la hubieran entendido y hubiera parecido frívola en aquel contexto. Así que, por vez primera, pensé en abordar una obra con la intención de que fuera una obra de arte."
"En esta pieza, juego con la idea de gente que vive en un sitio del que la mayoría sabe que nunca saldrá, así que resultó interesante preguntarles cuál sería el sitio que jamás olvidarían si algún día pudieran dejar el Bronx. No el sitio que más les gusta, sino el que nunca olvidarían." Tiene otro trabajo parecido sobre Los Ángeles, realizado en 1984.
1980: Suite Vénitienne. "Regresé a Francia después de pasar siete años en el extranjero. No conocía a nadie. Me sentía perdida en mi propia ciudad. Así que decidí seguir a desconocidos y que fueran ellos quienes decidieran a donde ir. Siempre he estado organizando ritos en mi vida; la mayoría nunca los he usado para mi trabajo. Hay gente a la que he seguido un año entero, pero no he publicado ni he usado ese material. Un día seguí a un hombre hasta Venecia..."
1981: La Filature (La sombra) "El Centro Pompidou me invitó a una muestra colectiva llamada Autorretratos, y pensé que el único modo de hacer mis autorretratos, después de seguir a tanta gente, era invirtiendo los papeles(...). A petición mía, durante el mes de abril de 1981, mi madre se acerca a la agencia Duluc.Detectives privados. Pide que me sigan y reclama una relación escrita de mi empleo del tiempo y una serie de pruebas fotográficas de mi existencia."
1983: L´Hotel (cuentos sobre gente desconocida) "Es una obra que procede de Suite Vénitienne. En Venecia pasé horas y horas en la calle, esperando a que saliera del hotel [el hombre al que seguí]. Siempre que le perdía de vista regresaba al hotel. Empecé a soñar con ir a su habitación. Intenté conseguir una habitación en el mismo hotel pero no tuve éxito. Así que empecé a imaginarme cómo sería su cuarto, y qué sensación produciría estar dentro. Cuando volví a Venecia intenté que algunas de esas fantasías se volvieran realidad."
1983: L’Homme au carnet. "Christian Caujolle vio la muestra L’Hotel y me invitó a Libération para que hiciera un proyecto en el que se incluyeran imagen y texto."
"Paris. Finales de Julio, calle Martyrs. Me encuentro una libreta de direcciones. La recojo, la fotocopio y la devuelvo, anónimamente, a su propietario. Se llama Pierre D.(...). Pediré a los que figuren en la agenda que me hablen de él. Me acercaré, cada día, les haré de intermediario. Al igual que otras obras que había hecho antes, L’Home au carnet se refiere al seguimiento de alguien, a estar más y más cerca sin reciprocidad alguna, sin relación. Mis sentimientos cada vez eran más fuertes, claro, pero no había obligación ninguna. En cierto sentido, se trataba de sentimientos sin peligro."
1986: Les Aveugles (Los ciegos) "Hice este trabajo en Francia y Australia. No sé por qué pregunté sobre la belleza. Simplemente, me encontré con un grupo de ciegos en la calle y uno le decía a sus amigos: 'Ayer vi una película preciosa'. Tardé dos años en terminar esta obra. Tenía miedo del elemento de crueldad implícito en preguntarle a una persona ciega qué es la belleza. Además en esta obra volvemos a encontrar la idea de mirar sin ser mirados. No se trata aquí de una investigación sobre la idea de belleza. No me interesa demostrar que los ciegos pueden ver."
1988: Autobiographical Stories (Historias autobiográficas). "Aunque esta obra se remonta a mi pasado, a mis primeras fotografías, no se trata de un intento de reunir recuerdos personales. La idea consistía en darle un regalo de cumpleaños a un amigo, y me encontré ante un pequeño libro de cuentos. Esta obra también tiene que ver con el juego de invertir los papeles. Aquí estoy representada como una exhibicionista, y la idea es la misma que en La Filature: ser mirada. Por aquellos tiempos yo había sido una chica strip-tease de verdad en Pigalle; duró un mes. Se trataba a la vez de un trabajo real (necesitaba dinero) y un rito de inversión de papeles. Me propuse hacerlo cuando era más joven y viajaba por Estados Unidos; pero en aquel momento la mera idea de ser una chica strip-tease me escandalizaba. Pensaba que era algo vergonzoso, pero diez años después pensé que era una vergüenza sentir vergüenza y quise vengarme haciéndolo. Era algo con lo que tenía que reconciliarme, no podía rechazar algo sólo por cuestiones morales."
1990: Les Tombes (Las tumbas). "Muchas de mis obras se relacionan entre sí. Hay un vínculo entre Les Tombes y mi obra anterior. Las tumbas de Brother y Sister se sitúan entre las primeras fotografías que hice a finales de los años setenta. En aquellos días yo vivía en California. No creo que esta obra sea una coincidencia. Me gusta visitar los cementerios, me siento cómoda en ellos, paso mucho tiempo ahí. Cuando estaba en el instituto tenía que cruzar el cementerio cuatro veces al día, y mi primer piso daba a un cementerio. Las tumbas son una de mis obsesiones personales."
1992: Autobiographical Tales. The Husband. (Cuentos autobiográficos. El marido.) "Tenía un marido pero no había ninguna garantía de que fuera a quedarse."

1992: No sex last night: (No hubo sexo anoche).Película codirigida por Sophie Calle y Greg Shephard. "En la película que hicimos Greg y yo, está nuestra vida de una año antes, de un año después, está nuestro desastre, está el mes de cruzar Estados Unidos, hay sesenta horas de película... y al final nos quedamos con una hora y cuarto. En este sentido es ficción, hemos elegido enseñar cosas que han pasado, cosas que son verdaderas, pero ni yo estoy únicamente obsesionada con el sexo, ni él está únicamente obsesionado con su coche, como parece en la película; tenemos otra vida. Entonces, sí es ficción, hemos creado dos personajes obsesionados y hemos dejado fuera muchas otras cosas."
1992: Leviatán. Paul Auster convierte a Sophie Calle en un personaje más de su historia, utilizando ritos propios de ella y otros inventados por él mismo.
1997: Double Game (Doble juego) Calle decidió crear su propia mezcla de realidad y ficción, siguiendo las rutinas que Auster inventó para María, como la 'Dieta cromática' y exhibiendo las que el escritor tomó de ella para el personaje. La exposición se divide en tres secciones: la vida de María y su influencia en la vida de Sophie, la vida de Sophie y su influencia en la vida de María y "una de las muchas maneras de mezclar ficción con realidad o cómo intentar convertirse en un personaje ficticio". En la primera parte Calle utiliza las ideas de Auster para el personaje de Maria, en la segunda son los trabajos que aparecen en el libro y que son ideas de Calle, y la tercera parte quiere que el escritor cree un personaje que ella representaría en la realidad y que actuara a las órdenes de Paul durante un año, esto le parece demasiada responsabilidad y decide participar con 'Personal Instructions'.
1998: Gotham Handbook (Manual de Nueva York) Es el inicio de un proyecto conjunto entre Auster y Calle con la intención de mejorar la vida en Nueva York, es un manual, 'Personal Instructions', en el que el autor, a partir una serie de directrices como sonreír, hablar con desconocidos, dar a los mendigos y a los vagabundos una sensación de seguridad, atender un cierto espacio con cariño, pretende humanizar el espacio público. Sophie Calle realiza estas acciones y anota en el manual sus reflexiones personales, regala panes y cigarrillos, sonríe y entrega bonos para comer y decide que el lugar que mimará será una cabina telefónica, que acondicionará de la forma más acogedora posible.
2002: Calle se instala en lo alto de la Torre Eiffel, durante la noche de la luz de París, para que una interminable fila de personas le cuente cuentos para que no se duerma.

8.17.2011

Omer Fast

 
Considerado uno de los videoartistas más destacados del panorama actual, Omer Fast emplea múltiples proyecciones o producciones de doble canal para documentar historias ficticias, introduciendo experiencias reales y subjetivas en escenarios inventados.

8.16.2011

Pipilotti Rist


Mi universo en una pantalla
En Viena, Rist estudió ilustración, fotografía y publicidad. Además realizó Films Super-8 de animación, creados ex profeso para bandas musicales. Tras cuatro años en Austria, Rist volvió a Suiza y, entre 1986 y 1988, estudió video y animación en la Escuela de Diseño de Basilea. La serena paciencia de un animador combinada con la exhuberante irreverencia de una estrella del rock fueron perfilando las cualidades artísticas de Rist. Las obras de Pipilotti han tomado elementos y esencias rítmicas de la estética de los videoclips actualizando el discurso implícito en ellos y dándoles una visión inquietante, llena de paradojas, de ideas poéticas y, sobre todo, cargada de detonadores de sensaciones encontradas. Partiendo de un discurso muy personal, su mirada es capaz de abrirse a los demás porque establece un punto de diálogo a partir de la identificación y las similitudes de un código visual que parte de los medios masivos y da una vuelta de tuerca a partir del uso que hace de este código: usa las imágenes que nos son familiares como una herramienta con la cual deja vislumbrar los prejuicios y las nociones preconcebidas de las que están plagadas la televisión y la publicidad. Aunque no seamos del todo conscientes, estas ideas estereotipadas, determinan en gran medida nuestra manera de concebir el mundo. En uno de sus ensayos de 1989, titulado “Title”, Rist comentó: “Hacer vídeos… significa hacer terapia familiar; la televisión es un miembro de la familia que habla. Si mi trabajo es intenso, honesto y bueno, entonces su función terapéutica es también mi relevancia social”. Cuando escribió esto tenía 29 años, la explicación de Rist nos da un muy útil punto de partida en su trabajo más temprano. La idea de que la televisión no tiene una aplicación meramente funcional sino un carácter animado en la historia de la familia informa del espíritu del trabajo de Rist desde 1986 a 1996. El estilo de Pipilotti se compara con la estética del canal de televisión MTV (Music Television). De las grabaciones de los años ochenta, en las que adopta el formato vídeo-clip, destacan los montajes con cortes bruscos, alternados con rebobinados y tomas a cámara lenta. Sin duda, aunque se piense que es hija de la sencillez, la obra de Rist es rica y compleja, y como ella misma dice, sus vídeos son “como pinturas que se mueven detrás del cristal (pantalla)”.

8.15.2011

Paul Mccarty

Se trata de una mierda de perro hinchable de colosales proporciones
La escultura formaba parte de una muestra de arte moderno.
Se trata de una mierda de perro hinchable de colosales proporciones, del tamaño de una casa, obra del artista americano Paul McCarthy y titulada "Complejo Mierda".
La estructura se encontraba expuesta en el exterior del Centro de arte Paul Klee de la capital suiza, Berna, cuando se soltó de sus amarras por un golpe de viento y salio volando libremente, unas 200 yardas, causando diversos daños al ser desplazada. Entre otras cosas, rompió una cristalera y causó la caída de una línea eléctrica.

8.14.2011

Tony Oursler



(Nueva York, 1957) Artista y performer norteamericano. Comenzó sus estudios de arte en el Colegio de Arte de California, donde se licenció en 1979. Posteriormente amplió estudios en el Colegio de Arte de Boston.
En 1981 realizó su primera exposición individual en Nueva York. La muestra, titulada "Visiones de vídeo" y expuesta en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), le valió la admiración de la crítica neoyorquina.
El reconocimiento internacional le vino en 1986 de la mano de una exposición individual en el Centro de Arte Contemporáneo Georges Pompidou de París, que llevó por título "Esferas de influencia". Durante los últimos años de la década de los ochenta y hasta 1992 realizó una serie de performances, algunas en colaboración con otros artistas como Mike Kelley o Constance de Jong, que fueron presentadas en Chicago, Los Ángeles o Nueva York.

8.13.2011

Joan Fontcuberta

© Joan Fontcuberta

Joan Fontcuberta: "Un año después de la desmembración de la Unión Soviética tuve la idea de realizar un proyecto utilizando la información que se revelaría de la carrera espacial. Tras recabar muchos datos y conseguir un patrocinador, la Fundación Arte y Tecnología de Telefónica, nació el proyecto Sputnik, que mezclaba hechos verídicos con elementos de ficción.
Este retrato pertenece a este proyecto, que giraba en torno a la historia de un personaje de ficción que yo mismo inventé: el coronel Ivan Istochnikov. Este cosmonauta soviético habría pilotado la Soyuz 2 y habría desaparecido durante la operación de ensamblaje con la Soyuz 3, en 1968, en plena carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
En el libro que forma parte del proyecto se dice que Istochnikov es borrado de las fotografías oficiales, sus familiares deportados a Siberia y sus amigos y camaradas conminados a olvidar la muerte del cosmonauta, que el régimen fecha en unos meses antes por una enfermedad, ya que no quiere hacer públicos más errores en la carrera espacial.
El falso informe, rescatado años después por un investigador, explica cómo el piloto de la Soyuz 3 asiste a la desaparición de Istochnikov y baraja las posibilidades del suicidio, un fallo técnico e incluso el sabotaje o la abducción.

8.12.2011

Paloma Gámez




Intervención de Paloma Gámez en la Casa Encendida. En la intervención “Carta de color” se produce una transferencia de lapinturaal espacio arquitectónico, cuestionando la forma convencional en la que ésta se presenta.
En “Carta de color” Paloma Gámez se replantea el hecho pictórico como marco de reflexión, donde el proceso contiene la carga conceptual del propio resultado. Paloma Gámez utiliza el color como vehículo de comunicación y elemento generador de esa transformación de los espacios. El color está despojado de su carácter simbólico, ya que lo que realmente le interesa de éste es su capacidad sensorial.


El proyecto parte de un trabajo previo en el que la artista elabora una carta de color concreta, que luego se utilizará en la intervención del pasillo de La Casa Encendida.
La carta de color es totalmente subjetiva y es el resultado directo de la metodología o forma de trabajar de la artista. Este trabajo previo se grabó en vídeo y se proyectará en el espacio de la intervención como un elemento más de la pieza. El vídeo es una parte importante de la intervención pues documenta el carácter procesual del trabajo e incorpora una preocupación (y una poética) por visibilizar los modos de producción de las obras.
La intervención podrá verse hasta el 4 de septiembre de 2011, en la casa Encendida, Ronda Valencia, 2 – Madrid.

8.11.2011

Obras hiperrealistas de Denis Peterson



Obras hiperrealistas de Denis Peterson. El artista americano crea sus obras basadas en fotografías y realmente consigue no solamente plasmar en sus pinturas cada minucioso detalle del retrato, sino que logra dibujar los sentimientos encontrados en cada situación que vemos en su obra.
Sus pinturas hablan sobre la decadencia de la sociedad en que vivimos, nos enseña todo aquello que no se ve, la parte cruel y verdadera de la vida. Lo bonito de su obra es que regala a estos personajes de la realidad un valor que ya habían perdido.

Lo que más me llama la atención en sus obras es como consigue recrear de forma impecable la luz del sol. En algunas pinturas, este brillo, sus sombras y los cambios que provocan en una imagen son perfectamente interpretados por sus manos.

8.09.2011

Robert Longo




Robert Longo (1953,  Brooklyn, New York ) es un artista polivalente (escultor, dibujante, director de cine y fotógrafo). Su fascinación infantil por las películas, televisión, revistas y tebeos continúa influenciando su arte.

Longo llegó a ser famoso en los 80 por su trabajo "Men in the Cities”, realizado con dibujos y fotografías, en la que hombres y mujeres de negocios elegantemente vestidos bailaban o componían posturas llenas de emoción.
Dirigió la película ciberpunk  Johnny Mnemonic.

8.08.2011

MUSEO GUGGENHEIM BILBAO



Me encuentro en Bilbao
Y me parece vergonzoso pagar 13 euros.
Por un museo tan provinciano como es el GUGGENHEIM BILBAO.
Nada que ver con el de Nueva York,Venezia,etc.

8.07.2011

James Turrell



James Turrell, nacido en los Angeles, es uno de los más grandes en el mundo de los artistas. Dentro del circulo del arte existe un notable reconocimiento a su nombre y a sus fascinantes y increíbles obras. Fuera de la comunidad artística quizás Turrell sea un hombre muy poco conocido.
Este artista de la luz, la percepción y los espacios ha creado alguna de las más interesantes obras de arte del mundo, aunque no pensemos que el arte de Turrell se cuelga en la pared. Sus obras son generalmente espacios llenos de luz con un gran percepción de lo que se está viendo.

Una de sus obras,  Skyspace, es un habitación cerrada con cavidad para aproximadamente 15 personas, dentro los espectadores se sientan en bancos alrededor. Una apertura en el techo donde la noción de la luz adquiere una visión diferente del cielo.

Otro de sus trabajos Acton, es una exposición muy importante en el Museo de Arte de Indianápolis, su trabajo es una habitación que parece tener un lienzo en blanco en el centro. En realidad es un agujero rectangular en la pared, iluminado de brillante forma por Turrell. Es tal el realismo que muchos de los visitantes incautos, intentan tocar el inexistente lienzo.

Muchas son las obras expuestas a lo largo del mundo de este fantástico innovador del arte, pero realmente su última y ambiciosa obra a llamado la atención por su situación y aparatosidad. Es el increíble proyecto “Cráter Roden“.

El cráter Roden Turrell, es un largo proyecto que se está construyendo en un volcán inactivo, exactamente en el desierto Pintado en el norte de Arizona. Turrell compró el terreno con las donaciones de la fundación Guggenheim y algunos de sus simpatizantes.

Su objetivo, convertir esta natural ceniza volcánica en un tremendo observatorio en el cráter del volcán. Diseñado específicamente para una completa visualización de todos los fenómenos celestiales. Buscando algunas respuestas como el calendario Maya.

En 1978 fue un difícil momento en la construcción, Turrell había trabajado en el proyecto desde 1972. El proyecto de la vida, fue descrito por parte de algunos. Las expectativas eran de poder terminar en 2 o 3 años. Viendo el trabajo realizado en varios años parecía imposible, dejó de recibir donaciones y su sueño quedó transformado en una obra de arte inacabada.

Jim luchó de forma desalentadora por encontrar financiación. En 1999, 21 años más tarde comenzó de nuevo el proyecto Cráter Roden y continua hasta el día de hoy. Un gran ojo observatorio anclado en un cráter de 3 kilómetros, cuyos planes de apertura al publico están programados para el 2011.

“Siento que mi trabajo es realizado por un ser, un individuo. Se podría decir que soy yo, pero no es verdad. Quiero crear una atmosfera que se pueda conectar con el ver, al igual que el pensamiento sin palabras que viene en busca de un incendio. El crater Turell trae los cielos a la tierra, vinculando las acciones de las personas con los movimientos de los planetas y las galaxias.”

8.06.2011


San Francisco, 1939) Escultor estadounidense. En la década de los sesenta, su obra intentó comprometerse con la trayectoria del arte pobre y el arte minimal, gracias a la elección de los materiales (obras de plomo, 1968-1969, planchas y barras de plomo, 1968-1971). Posteriormente su interés se centró en los procesos experimentales y en las relaciones entre obra de arte y el lugar de su emplazamiento (Terminal, piece for Documenta VI, 1976-1977; TWU, 1980; St. John's Rotary Arc, 1980). En 1983 realizó una gran exposición en el Centro Pompidou de París y en los años noventa mostró su trabajo en la Gagosian Gallery de Nueva York (1996) y en el Museum of Modern Art de Nueva York (1999).

8.05.2011

Chris Jordan

Plastic Bottles, 2007
60×120″
Dos millones de botellas de plástico se consumen en los Estados Unidos cada cinco minutos.

cr1.jpg

cr2.jpg

cr3.jpg

Fotógrafo y activista, Chris Jordan usa las estadísticas para indagar en la cultura de los EEUU y crear su obra, Running the Numbers. Fotos de gran tamaño que muestran una visión a la distancia y otra muy diferente, y esclarecedora, al mirarlas en detalle.
Las 106 mil latas de aluminio que se consumen en 30 segundos, las 50 millones de hojas de papel que se gastan en 5 minutos definen su temática: cuidado ambiental, consumo masivo, salud pública y justicia social.
Su trabajo es un work in progrees que se conforma con piezas comparativas que va agregando en su site y en la muestra itinerante Running the Numbers: Photographs by Chris Jordan, que hasta el 8 de junio exhibe en el Allen Memorial Art Museum de Ohio.
“Espero que estas imágenes representen las cifras de manera que puedan ser más efectivas en su comprensión que si se miraran sólo los números que encontramos a diario en artículos y libros. Las estadísticas se sienten abstractas y anestesiantes, haciendo difícil conectarse con su verdadero significado”, expresó el artista.

8.04.2011

Rebeca Plana

MQ9K2533V.jpg


Considerada nueva ola de arte contemporaneo español.
Seguir de cerca la trayecctoria de Rebeca Plana es estar próximo a la realidad artística, objeto-sujeto-neon-vida.
En breve la veremos en la Bienal de Sevilla y en la Documental del Kassel,
Apadrinada por el genial Fernando Arrabal.
La veremos junto a Omar Jerez en la Bienal de Lucarno, Christopher Makos, Fundación Inspiarte, Galeria Punto, Galeria Metta puntales de su trabajo ¿qué podemos esperar de esta joven tan ecléctica? ¿qué podemos esperar de esta fusión?
Fuerte apuesta. Rebeca Plana, artista Valencia; vive y trabaja en Madrid

8.02.2011

Manolo Valdés






Valencia, 1942) Pintor y escultor español. Manolo Valdés Blasco nació el 8 de marzo de 1942 en la ciudad de Valencia. Cursó el bachillerato en el colegio de los dominicos de su ciudad natal. En 1957, una vez finalizados dichos estudios, ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos. La formación excesivamente académica que allí se impartía no debió satisfacerle demasiado puesto que, sólo dos años más tarde, abandonó esta institución para dedicarse por completo a la pintura.
Ya en los primeros trabajos ejecutados al poco de dejar la Escuela -formalmente deudores de un agonizante expresionismo abstracto-, el joven Valdés demostró una capacidad creadora y una habilidad técnico-formal fuera de lo habitual. En 1962 presentó un conjunto de obras en ese estilo en la Galería Nebli de Madrid, en la que supuso su primera exposición individual.

8.01.2011

Jiri Georg Dokoupil





Kmov, Republica Checa, 1954
Maestro nacido en la antigua Checoslovaquia.
Estudio Bellas Artes en Colonia, Frankfurt y Nueva York. Fue un miembro prominente del grupo ?Mulheimer Freiheit?, grupo neoexpresionista aleman. La propuesta artistica de este grupo, que a su vez coincidia con ciertas ideas similares que estaban teniendo lugar en Estados Unidos e Italia, fue muy bien recibida por el mundo del arte y la critica, y posteriormente, se ha convertido en uno de los movimientos mas influyentes de la escena artistica internacional de los años ochenta.
Dokoupil ha trabajado como profesor en academias de Arte de Dusseldorf, Madrid y Kassel.
La obra de Dokoupil es dificil de clasificar utilizando arquetipos comunes. Las grandes caracteristicas de su pintura son la habilidad para expresarse a traves de su obra y el analisis del erotismo. Se ha dicho de el que es el artista post-moderno ejemplar.